Abesang des Posthauses Foto: Kristian Rønningen

En improvisert avskjedssang

Abgesang des Posthauses, et helnorsk innslag under årets Berlin Art Week, ble presentert som en siste hendelse i et nedlagt og rivningstruet posthus. Men dialogen mellom Trondheim Voices og Goro Tronsmos installasjon – med publikum og bygget som medspillere– halter merkbart og stopper opp ved en vakker, men uforløst tanke.

Kalender

Veien inn i lydkunsten handler for mange kunstnere om å innta og undersøke det offentlige rommet. Med lyd, og på et generelt plan. Når disse kunstnere utforsker de akustiske og spatiale betingelsene i mer spesifikke rom, ofte «white cubes» eller forlatte fabrikklokaler, ønsker mange også at stedets iboende klang utgjør en naturlig resonansbunn. I skapelsen av slike akustiske iscenesettelser oppstår en del problemstillinger:
Hva betyr, og hva er verdien av, stedets egne lyder? Kan det oppstå en dialog mellom lydverket og lyden av menneskelig bevegelse i rommet? Går det an å forsterke eller skape en konsentrasjon i stedets særegne lyder, og skjære bort det irrelevante for å slik finne frem til en presisjon i materialet?
Med disse resonnementer i hodet bega jeg meg til det gamle posthuset i bydelen Schöneberg i Berlin, for å se og høre det kunstneriske møtet mellom Trondheim Voices og Goro Tronsmo – et nitti minutter langt og sent kveldsmøte, mellom lydkunsten og en arkitektonisk installasjon, iscenesatt i en industrigarasje med hjelp av tremoduler i ulike størrelser langs den ene langsiden; ulike versjoner av prototypiske møbelmoduler iboende en forvrengt logikk som stiller spørsmål ved forholdet artefakt og funksjonalitet. Langs den motsatte siden av rommet er det stilt opp et antall høyttalere og et stort bord med elektronikk og lydtekniker. Med en gratisøl i hånden inviteres besøkeren til å innta dette rommet og ”explore a durational dialogue between voice and sculpture, electronics and architectural structure”, noe majoriteten dog oversatte til å sette seg eller legge seg ned på en trerampe med flasken ved sin side.

Abesang des Posthauses Foto: Kristian Rønningen


Musikken
Med en slags effektpedal rundt midjen inntar så de fem kvinnelige sangerne rommet gjennom å gjøre akkurat det som publikum ikke riktig våger å gjøre; bevege seg rundt og på tremodulene. Først etter at utøverne mot slutten de facto setter eller legger seg ned blant publikum hvor programtekstens uttrykte forhåpning om en utvisking av grensene mellom utøver og publikum antar en slags form. Frem til dette punktet ser vi på hvordan kvintetten vandrer frem og tilbake gjennom rommet, opp og ned rampene, sitter, ligger osv. mens de improviserer seg frem til en lydlig enhet som mest består av ordløse, lange toner i et temmelig friksjonsløst modus, akkompagnert av en egenprodusert, effektpedalstyrt lydteppe som droner ut av de seks, store høyttalerne.
Visst er de dyktige; såvel i sine stemmer som hvordan de diskret kontrollerer sin individuelle klang via effektboksen på magen. Ikke minst mot slutten kommer det frem interessante musikalske øyeblikk i deres improvisasjon; dels på grunn av at de våger å holde igjen på effektene og volumet ut i rommet slik at en skjørhet kan tre frem, dels ettersom improvisasjonen (som de fleste utøvere kjenner til) behøver tid for å nå forbi konvensjonene og frem til den kjerne i materialet som jeg nevner i min innledning. I disse små, avsluttende miniatyrer av musikalsk transparens klinger det både mykt og knivskarpt på samme tid. De mikroskopiske forandringene i klangfargene vandrer sømløst mellom stemmene. Sangerne får frem en felles klarhet og frihet i strukturen som trosser alle metatunge improvisasjonsforklaringer.

Eller var kanskje selve konseptet at sangerne skulle ha et akutt møte med rommet og skulpturene og improvisere fritt utfra dette?

Rommet
Denne positive erfaringen til tross, mine innvendinger veier dessverre tyngre etter avsluttet forestilling. Én av dem er savnet av – alternativt redselen for- stillhet og pauser. Fravær av lyd kan som kjent være minst like vesentlig som en tetthet i lydkildene. Ikke minst for å kunne høre rommets egne lyder; såvel det faktiske rommets naturlige klang som våre indre rom, i våre resonnerende kropper. Nå påstår i og for seg programteksten at Tronsmo ”forces us to be present in our analogue bodies”, og da kan man jo som besøkere undre seg over både hva slags nærvær hun tvinger oss til, og om våre besøkskropper er analoge som motsats til utøvernes hyperdigitale varianter?
Resonnementet kjennes noe uklart ut fra sammenhengen når det eneste som faktisk resonnerer i min kropp er tremodulen under meg som vibrerer av den iherdige bordunene som strømmer ut fra høyttalerne, altfor lenge og litt for sterkt.
Japanerne har et begrep – Ma – som forsøker å beskrive rommets egenverdi, dets egentlige vesen. Her er rom tenkt som mulighetsrom, der rommets kjerne er dets iboende, potensielle hendelser. Et rom å gå seg vill i, der en kan komme i kontakt med sine egne forutinntatte holdninger, vurderinger og perspektiver. En romslighet som kan muliggjøre en kontakt med egen forestillingsverden. I denne østlige labyrinttilværelse hyller en prinsipper som det tilfeldige og det asymmetriske, det forvrengte og det forgjengelige, ettersom det motsatte, og i våre vestlige øyne perfekte, oppleves som dødt og uten potensiale for utvikling.

Abesang des Posthauses Foto: Kristian Rønningen


Forhåpningen fra de ansvarliges side om at utøver og betraktere – via interaksjon med arkitektur og klangene – skulle åpne opp for å se seg selv i et perspektiv innenifra; at vi skulle kunne bli en del av en større tilværelse, hvor rommet skulle kunne oppleves som en fysisk erfaring, er en tenkbar gjetning, uten å ha altfor stort innsyn i Tronsmos univers. At denne forhåpningen ikke ble realisert fullt ut, ble tydelig.

Det kanskje største spørsmålstegnet er det faktiske fundamentet – de kunstneriske motivasjonene og den presenterte iscenesettelsen – for møtet mellom stemmene / kroppene og skulpturen / rommet.

I tillegg tråkket to fotografer kontinuerlig og hørbart omkring for å dokumentere såvel publikum som utøvere, hvilket etterhvert utviklet seg til et forstyrrende element, ikke minst med tanken på at en eventuell beslutning hadde blitt tatt fra de ansvarlige om at dokumentasjon av hendelsen til fremtidige søknader er viktigere enn den faktiske opplevelsen. Der og da forble antageligvis de fleste i et typisk, vestlig utenfraperspektiv. Det endte opp som en visuell abstraksjon.
Skjønnhetens slagside
Et gjennomgående problem i den overbyggende, musikalske strukturen er den vakre sangen. Eller bristen på friksjon om man vil. Store deler av musikkens ofte statiske strukturer er oppbygd omkring en estetikk som kan lede tankene til Enyas synthunivers eller alvers eteriske uttrykk. Her finnes ikke mye som forstyrrer, forvrenger eller avviker. Det finnes lite av stigning og energiutvikling og få forandringer i intensitet eller gestikk. Et av de få dissonante innslaget som forekom, var halvtoneintervallet. Men også disse befinner seg innenfor trygge, harmoniske modulasjoner, og har ofte funksjonen som myke overganger mellom improvisasjonsbolkene.
Det kanskje største spørsmålstegnet er det faktiske fundamentet – de kunstneriske motivasjonene og den presenterte iscenesettelsen – for møtet mellom stemmene / kroppene og skulpturen / rommet. At de involverte er seriøse kunstnere som tar sine respektive uttrykk på aller største alvor, råder det ingen tvil om. Men det er jo samtidig ingen garanti for at et grenseoverskridende samarbeid skal bære frukter.

Abesang des Posthauses Foto: Kristian Rønningen

Abesang des Posthauses Foto: Kristian Rønningen (Foto: )


Forutsetningen for en givende, tverrkunstnerisk kontekst er i tillegg til et nøye gjennomarbeidet konsept, møter og repetisjoner, diskusjoner og refleksjoner. Når det da viser seg at ensemblet har ankommet med fly på selve premieredagen, for å improvisere i et rom de verken har erfaringer fra eller et forhold til, og i tillegg blander inn gammelt improvisasjonsmateriale, da skriver spørsmålene seg selv:
Hva ville de egentlig oppnå? Er prosjektet viktig og i så fall, for hvem? Kun for de involverte? Og hva tar vi besøkere med oss derfra? At man ikke kan improvisere vokalt omkring en iscenesatt skulptur i et forlatt betongrom? Eller at man faktisk kan det om man har en idé om hvorfor og at man da kollektivt arbeider frem tenkbare scenarioer hva betreffer iscensettelsen? Eller var kanskje selve konseptet at sangerne skulle ha et akutt møte med rommet og skulpturene og improvisere fritt utfra dette?
Men likevel. Kunstens oppgave må kanskje ikke alltid handle om å utforske livets forestillinger? Det er ikke alle som opplever vår verden og sosiale sammenheng som uholdbar og derfor vil at kunsten skal forandre den. Det finnes kanskje de som anser det motsatte, det vil si at kunsten er uholdbar og derfor vil at vår sosiale situasjon skal forandre den?
Vi skal kanskje ikke ha for store krav til en dialog mellom sang og skulptur? Vi kan jo fortsette med å uttrykke våre forhåpninger om mindre tydelige grenser mellom uttrykkene; mellom det ytre og det indre, mellom virkelighet og drøm, men vi kan kanskje ennå ikke ta i bruk de store ordene når det kommer til kunstneriske kryssbefruktninger? Men samtidig. ”If it’s not there for a reason it has to go”. Slik står det skrevet i programteksten til ”Posthusets avskjedssang”, og jeg kan ikke annet enn å være enig.
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.
Konserttips Oslo